中文English
白蜡无线充hanxin360 2024-05-22 18:58 26
首先,应能辨别并描绘出接近客观物象的所谓真实的色彩;其次,能分辨并认识到存在于客观物象色彩之中的微妙的冷暖关系;其三,能感知到存在于眼前浑然一体的具有某种感性因素的特定意境的整体色调;最后,在理解的基础上加强并训练对不同感知的艺术处理。这里简单的从“艺术的处理”和“技法的运用”两方面来讲讲。一、艺术的处理1.调子的确定这是一幅画的关键,调子的不同决定了画面的...

怎样画好中国水彩画?

2024-05-22 18:58:08无线充新闻

扫码或点击进入无线充模块店铺

首先,应能辨别并描绘出接近客观物象的所谓真实的色彩;

其次,能分辨并认识到存在于客观物象色彩之中的微妙的冷暖关系;

其三,能感知到存在于眼前浑然一体的具有某种感性因素的特定意境的整体色调;

最后,在理解的基础上加强并训练对不同感知的艺术处理。

这里简单的从“艺术的处理”和“技法的运用”两方面来讲讲。

一、艺术的处理

1.调子的确定

这是一幅画的关键,调子的不同决定了画面的气韵、意境和格调。这往往又和画者的艺术观以及理想、气质、人格、情感等因素相关联。简单的调子主要指画面的色彩倾向。一般分为冷调子、暖调子,当然也可依色相称之为红调子、绿调子或蓝调子等。

“秋韵”是标准的暖调子:柠檬黄、土黄、桔黄、桔红、赭石、熟褐是一系列的相关色,在画面中还有部分淡紫色,衬托使得黄色更为炫目,秋的意蕴更深。

在冷暖调子中常使用大面积的暖色包围小面积的冷色,或用大面积的冷色包围小面积的暖色。对比色的运用会使画面出现光晕的效果,从而显得更为响亮,如“冬日”。

另外还有一种中间色调,称之为灰色调。这种调子往往表现早晨或雨雾天气,不管是冷灰还是暖灰,对比总是较弱的,给人以朦胧、神秘、润湿之感,如“汲水”。

2.虚实的掌控

水意淋漓、色彩简练、用笔洒脱是水彩画的主要特点,空灵、润泽的特质可利用水分的扩展、流动、渗透等造成大面积的晕化,给人朦胧的感觉,同时衬托出前景,造成强烈的虚实对比,如“紫金岚山”和“雨后绍兴”。

空间感、远近感也可结合虚实来表现,如“水上餐厅”,远景模糊、偏冷,近景高大、清晰,仿佛薄雾飘过,跨过门槛即可走入清晨的水边,空间的纵深感大大加强。

二、技法的运用

技法的运用,可以表现出常规的画笔无法表达的效果。不同的技法可以产生不同的肌理,不同的肌理可以产生不同的空间效果,奇谲、多变、自然、生动、绚丽……从而产生千姿百态、变化莫测的诗化效果。

1.撒盐法

顾名思义,用日常的食盐进行画面的效果处理。撒的盐可粗、可细;撒的量可多、可少;撒的时机可早、可晚。但需在画面未全干透时运用。表现细碎的浪花、斑驳的岩石、雨雪天气时常使用,如“鸽歌”中运用撒盐表现的是漫天飞舞的雪花。

2.刀刮法

即用刀刮画面的方法。刀可用画油画的调色刀,也可用自制的宽背厚刀。不同的部位、不同的力度可以刮出不同的效果。

用刀可刮出暗线也可刮出亮线:在背景未干时,可刮出浅色的树干;如将纸面刮破,因颜色的留聚,则会刮出比背景更深的黑线,下面的“秋日”中的深浅树干均是用刀刮出的效果。当背景干透时,用刀划破纸面则会出现白色,这种方法多运用在未留白的位置进行补救。

3.冲浸法

此画法也是在深色的背景上采用的。可在画面的任何阶段进行,自然而有诗意。如“乡恋”中,描绘的是宁静的清晨,小河边一丛丛的扒茅草,刚刚抽出毛茸茸的淡紫色的小花,用毛笔画是要失败的。应选用叶筋笔或点眉笔,蘸少许清水来回均匀的描画几次即可。原来的颜色遇水晕开、变淡,恰似毛茸茸的小花在纸上慢慢呈现,质感而抒情。

水量大则可冲出树干、树枝等,自然而生动,仿若天成,如下面“寻梦”中的树干全为冲浸法完成。

当画面大面积是深色,而不规则的面积需留白时,可用涂蜡法。先用白蜡在需留白的位置自然涂抹,随后即可大胆上色,涂蜡的位置过色后仍是白色的。表现浪花,粗糙、古老的质感时可使用,如“北戴河风光”中的海浪等。

5.综合技法

结合前面的方法以及揉叠法、沉淀法、喷洒法等不同技法的使用。

总之,作画的过程是用水用色的过程,更是画者的心怀灵犀与质感洁白的画纸对话的过程。有时需泼墨堆金,更多时候则须点到即止,一笔带过。艺术的处理决定了画面品位的高下,适当技法的运用则成为打动人的细节构成,有时高妙的细节处理也会成为主导画面的关键所在。

要创作一副好作品,首先要了解其特点,下面分享一下。

 每一个艺术领域的创作都是和自己本国的文化和人文传统相关联的,研究一个国家特定时代的大师的艺术之作,就可以洞见当时的一些社会现状,因为艺术家的笔下就是他作为当时社会的公民在那时的一切感受。中国画的历史比较长了,但是流传至今,其中最主要的特点和原则依旧是带带相传之下所遵守的基本准则。和西方的油画相比也是有一些差异的。

  “大象无形”是我们中华民族的基本美学观念,意思是说,越是宏大和美好的形象,就越发缥缈和没有固定形象,我们推崇的是自然之美,而不是人为塑造的美。宇宙和天地很大,也很美,但它们没有固定形象,作为画家,也无法把它们刻画出来,所以,只能用含蓄的、以点带面的方式来表现,剩下的部分,就由观者去想象了。人的想象有多大,心中宇宙就由多大。

  从这个审美观念来入手,若说起中国画,人们第一反应就会想起水墨写意画,它是通过简洁凝练的笔法和墨法塑造出物象的大体轮廓,体现一种“似与不似”的形式美和含蓄美,因为这种审美特征符合中国人的审美标准,符合大象无形的美学理念。如果水墨画画得过于饱满和逼真,就是丧失这些趣味。

  但不是所有中国画都很缥缈和简洁,中国画在宋代中期之前也是很写实的,画中除过没有光影关系和立体感之外,在逼真程度和结构准确性上,并不亚于西方写实油画。只不过,从宋代中期之后,“文人画”大力发展起来,文人画忽略形似,追求神韵、意境和笔情墨趣的表现,同时注重画外功夫的修养。在这样的大背景下,中国画从写实走向了写意。

  而油画在西方发展了600多年,至少有500年时间都在走着“写实”的路子,因为油画刚刚诞生时,在创作手法和理念上,都是照搬已经定型的雕塑的技法,用科学手段追求造型的逼真和准确,真实再现生活原型,为人们的现实生活服务是其主要目的。油画在绝大部分时间里,都是以写实为宗,所以,在人们的意识里,油画看起来一直很逼真。

  但西方油画发展到19世纪末期,写实之路走过了漫长的500多年,该探索的技法,都被一个个画家尝试过了,已经无法创造出更好的写实方法,所以,西方油画家主动拓宽了自己的艺术视野,把东方绘画的写意性吸收到油画创作中,最终实现了西方油画向现代性的转型。

  不论是是中国画还是油画,都是根据不同时代的审美趣味和美学观念,在写实和写意之间不断转变。

扫码或点击进入无线充模块店铺